§ 6. Метод содержательного анализа инструментальных произведений
Этот метод родился как практическое воплощение принципа моделирования художественно-творческого процесса, в частности, того его положения, которое обязывает ставить учащихся в позицию композитора, в позицию исполнителя, в позицию слушателя. Поскольку в диалектике все нераздельно, все понятия переходят друг в друга, принципы метода содержательного анализа нетрудно сформулировать. Достаточно просто «переплавить» в принципы все то, что говорилось о познании музыки как процесса (см. раздел о методике). Фактически это уже было сделано в позициях экспресс- задания, которые выше предлагались для анализа восприятия школьниками «Фантазии» В. А. Моцарта, только представить их в более четком, «концентрированном» виде.
1. Анализ произведения начинается с выдвижения содержательного положения (гипотезы, художественной идеи, философской «формулы»), которое затем конкретизируется в данной музыке.
Благодаря этому анализ протекает с самого начала целостно и на теоретическом уровне — как движение от содержания к форме, от общего к частному, — а деятельность школьников приобретает творческий характер.
2.Содержательный анализ протекает как прослеживание становления конкретной формы в развитии, понимаемом как воплощение логики развертывания философско-художественного смысла произведения (музыкальная драматургия). При этом раскрывается, как художественная идея (содержательное положение) определяет организацию всех средств выразительности на каждом этапе своего развертывания.
3.В качестве основы ассоциативно-образной деятельности школьников в содержательном анализе выступает сложность духовного мира человека. Сама музыкальная драматургия (логика взаимодействия музыкальных смыслов как образов-оценок) становится процессом отражения диалектичности человеческих чувств.
В этих положениях, конечно, сконцентрировано только самое главное, принципиальное для содержательного анализа, но каждое из них может быть разложено на многие составляющие. Действуют они как все вместе, так и при доминирующей роли одного из них (в зависимости от содержания конкретной учебной задачи). Остановимся на некоторых моментах более подробно, так как в их расшифровке содержится база для выведения (формулировки) умений и навыков, необходимых для воспитания культуры слушания и слышания музыки.
Требование целостности анализа напрямую вытекает из диалектической логики, которая (как уже говорилось) запрещает разделять процесс и результат. Для этого уже в самом начале анализа выдвигается содержательное положение, которое может стать смысловым результативным выводом после прослушивания произведения!
Однако возможно ли начинать процесс с результата... которого нет? Конечно, можно согласиться с тем, что у композитора художественная идея-тема (как итоговый смысл) возникает раньше, чем ее формальное воплощение. Исполнитель, работая с текстом, тоже имеет возможность выяснить содержание произведения и разобраться во всех деталях того, как содержание определяет форму. Но по отношению к слушателю, который впервые встречается с данной музыкой, такое утверждение звучит несколько абсурдно.
Действительно: музыкальное произведение — не материальный объект, который можно сразу охватить в целом. Музыка — искусство временное, и пока мы не дослушали произведение до конца, результативный вывод просто не может состояться. Он складывается постепенно из последовательно воспринимаемых изолированных друг от друга музыкальных образов-фрагментов. Однако их изолированность мнимая, поскольку они изначально крепко связаны логикой развертывания композиторского замысла. Композитор всегда располагает и соотносит музыкальные смыслы таким образом, чтобы у слушателя сложился четкий результативный вывод, настолько четкий, что его можно выразить в понятиях. С. Е. Фейнберг подчеркивал, что музыке прежде всего свойственна логика, иначе исполнитель и слушатель напоминали бы сумасшедших, которые радуются и плачут без всяких видимых причин. Естественно, что эта логика становится понятной после прослушивания произведения, но не до... Так ли это? Диалектическая логика утверждает: не так!
Во-первых, вдумаемся в антитезы: свет — тень, жизнь — смерть, красота — безобразие, добро — зло, радость — горе, победа — поражение и т. п. Все многообразие жизни так или иначе умещается между подобными «полюсами» как философскими противоположностями. Следовательно, у композитора, который говорит на философском языке (а музыка — особенно крупные произведения, сонатно-симфонического масштаба — своими темами-символами «моделирует» жизнь именно на таком уровне), не такой уж большой выбор «формул»: движение от одной противоположности к другой или наоборот, или переходы одного начала в другое. Значит, наше восприятие уже с самого начала может быть предуготовлено к одной из таких «формул», и мы можем пытаться (на основе логики жизни) предвосхищать дальнейшее развитие музыки!
Во-вторых, в самой человеческой психике содержатся предпосылки к тому, чтобы восприятие музыки протекало не как движение от процесса к результату, а «с точностью до наоборот». Через суждения многих ученых красной нитью проходит утверждение о том, что в человеческой психике (в эмоциях) сформирован механизм, позволяющий оценивать результаты действий (в том числе и мыслительных) еще до их совершения и корректировать программу самих действий. Эта способность психики именуется в психологии опережающим отражением.
В-третьих, мы недооцениваем интуицию, ее роль в познании. Между тем в интуиции получило выражение уникальное свойство человеческого мышления, а именно: способность представить целое раньше его частей. Такие продукты эмоционально-мыслительной деятельности, как «догадка», «гипотеза», «озарение», «наитие» и пр., как раз и являются следствием способности на основе минимума элементов воссоздать и процесс, и результат, и одновременно удерживать их в сознании (скорее даже — в подсознании).
Как видим, сама природа позаботилась о том, чтобы процесс и результат представлялись в человеческом воображении в единстве. Из этого следует, что уже по нескольким фрагментам музыки мы можем выработать «рабочую гипотезу», т. е. сформулировать художественную идею, прогнозировать ее развертывание и корректировать в зависимости от реального звучания. Это не угадывание логики развития: художественная идея будет постоянно управлять процессом выведения логики из содержания, побуждая к мыслительному эксперименту и тем самым превращая восприятие в активный творческий процесс, с самого начала сцементированный высоким художественным смыслом.
Развитие. И объективная действительность, и наш собственный духовный мир существуют только в развитии (как развитие), поэтому в философии это основная, интегративная категория, через которую могут быть выражены все остальные категории и понятия. В музыке, имеющей временную природу, развитие является абстрактно-всеобщей формой существования ее как вида искусства. Развитие в музыке с семантической (содержательной) стороны представляет собой последование музыкальных смыслов, становление музыкальной мысли, ее развитие, отрицание самой себя (В. В. Медушевский). Это значит, что вне развития в музыке вообще ничего не происходит, и все в любом конкретном произведении следует «выводить» из категории развития.
Именно этот процесс подразумевает формирование у слушателя знаний, умений и навыков особого рода, которые становятся алгоритмами творческого восприятия. Они-то и должны обеспечить «расшифровку» всего происходящего в музыке, и прежде всего логики становления ее в данной конкретной форме. И формулировать их нужно, только исходя из главного в понимании музыкального развития: оно есть не простое развертывание смысла через сопоставление образов-фрагментов, а изменение смыслов самих фрагментов в различной степени, вплоть до перехода в противоположность.
Прежде чем попытаться сформулировать знания, умения и навыки особого рода, остановимся на двух моментах: 1) все знания, умения и навыки слушательской культуры, хотя и представляют разные уровни проникновения в музыку, так или иначе вытекают из природы самой музыки и рождены целостностью процесса содержательного анализа, где действуют не раздельно, а только в совокупности. Поскольку фактически ничто в нашем восприятии музыки не существует в «чистом виде», формирование их по отдельности маловероятно; 2) они, как основы анализа, которыми овладевают школьники в процессе изучения малых и средних форм, в сочинениях сонатно-симфонического жанра получают известное преломление, вызванное прежде всего масштабом произведения. Если первое, напрямую вытекающее из методологии, можно принять как аксиому, то второе вырастает в специальную проблему, которую можно обозначить как вооружение школьников методом познания крупных сочинений.
Итак: какие же знания, умения и навыки особого рода представляются наиболее важными при воспитании у школьников культуры слушания и слышания музыки?
Прежде всего это понимание факта: сколько бы ни существовало способов музыкального развития, представленных в отдельных произведениях как моделей процессуальности жизни, все они (благодаря тому, что количество философских «формул» ограничено) так или иначе могут быть сведены к известному числу закономерностей, что и зафиксировано в «окристаллизовавшихся» (Б. В. Асафьев) музыкальных формах. Такое в музыке произошло исторически, потому что сама музыкальная драматургия (соответственно и «композиторская техника») складывалась под воздействием «социального уха», которое отбирало те комплексы форм и средств, которые наиболее соответствовали законам человеческого восприятия.
Великолепно сказал Б. В. Асафьев: «...Восприятие вторично организует организованное (композитором) движение. Это может происходить только в силу того, что самое строительство музыки, организация звукодвижения или — что то же самое — обнаружение музыки в закономерном сопряжении интонируемых элементов (музыкальная форма) совершается согласно условиям возможностей восприятия по навыкам (они в ряде повторений становятся обязательными факторами усвоения), которые выработались в силу социальной необходимости» [1, с. 25]. Отсюда «главное» знание о музыкальной форме: она исторически сложилась как «инструмент социального обнаружения музыки» (Б. В. Асафьев).
Однако это знание может стать «окристаллизовавшимся» знанием, если вырабатывается без понимания механизма развития музыки. Философия и музыкознание утверждают: источником энергии движения музыки, механизмом ее развития как изменения являются интонационные (тематические) противоречия. Б.В.Асафьев указывал: «...Динамика процесса ясна: одна сфера не механически сопоставляется с другой, а своим развитием неизбежно вызывает другую как свой антитезис. Из сопоставления возникает возможность дальнейшего движения музыки. Даже больше, чем возможность, — необходимость...» [1, с. 120]. Отсюда важность нацеленности слушательского восприятия на слышание тематических контрастов, нахождение интонационных противоречий, на выявление общего и различного как между темами, так и в них самих. «...Тема, — пишет Б. В.Асафьев, — это яркая, находчивая творческая мысль, богатая выводами идея, в которой противоречие является движущей силой» [1, с. 121].
Если к этой мысли добавить и следующий вывод ученого: «...Форма слушается, воспринимается как становление и кристаллизуется в сознании как единство (или: музыка запоминается и фиксируется в сознании как результат обнаружения интонационных противоречий)» (1, с. 133), то нахождение противоречий и их смысловую интерпретацию в конкретном произведении нужно считать «ключевым» навыком слушателя для раскрытия логики развития содержания музыки.
В ряду слушательских знаний, умений и навыков высшего уровня ведущую роль играет уяснение роли повтора. Философско-научный смысл повтора в том, что возвращение к первоначальному на новом «витке» смыслового развития — это модель спирале-видности человеческого познания (возвращение к исходному, но в новом качестве).
С.Л.Рубинштейн сформулировал положение, имеющее силу закона: «Всякое мышление начинается со сравнения». Главное: не только со сравнения различного, а прежде всего со сравнения одного и того же на разных стадиях своего развития Таким образом, в свойственной музыке репризности отражена логика человеческого познания вообще — это и есть тот «обязательный фактор усвоения, который выработался в силу социальной необходимости».
Именно с выявления развития как изменения первоначального начинается проникновение в логику развертывания содержания: по изменениям, которые происходят в музыкальном материале при повторении, мы можем с достоверностью судить о направлении развития в произведении как на данном этапе, так и в целом. Отсюда важное умение: не просто сопоставлять «прошлое и настоящее» музыкальных образов, а выявлять на слух различия, разности в однородном материале и его превращения, переходы интонаций в свою противоположность.
4.Параллельно с этим не менее важным становится и умение анализировать темы-образы, которые звучат между повторами, не просто как формальный контраст (в «технологическом» для строительства музыки смысле), а как необходимый только такой контраст (сопоставление), изначально предопределенный логикой раскрытия художественной идеи. В условиях ограниченного числа философских «формул» по степени и характеру контрастности уже первых образов (тем) можно с большой долей достоверности судить о направленности музыкального развития. Необходимость такого умения вытекает из следующей мысли Б. В. Асафьева, в которой, по сути, раскрывается процессуальность музыкального восприятия со стороны его «технологии»:
«...Музыкальное произведение можно рассматривать как познаваемое в движении целое, в котором все звенья (все стадии, все моменты) соотносятся друг с другом диалектически, так что каждый момент смены тезиса и антитезиса (данного звукокомплекса и звукокомплекса, ему противопоставленного) воспринимается слухом двояко: в процессе первого обнаружения — как контраст, но тотчас же вслед за тем, как эти сопоставления восприняты, они по отношению к последующей стадии движения в свою очередь становятся единством, т. е. сложным комплексом-антитезисом к противопоставляемому новому комплексу, и т. д. и т. д.» [1, с. 127-128].
Лучше о диалектике восприятия не скажешь. Музыка «антитезиса», появляясь именно в таком виде и выражая степенью и характером сопряжения с «тезисом» именно такой смысл, определенным образом раскрывает нам смысловые причинно-следственные связи. Становясь единством (суммарно-результативным смыслом), в последующем сопряжении этот сложный комплекс-антитезис уже на начальном этапе позволяет предвосхищать логику развертывания художественной идеи. Интерпретация последующих именно таких суммарных смыслов в сопоставлении с изменениями в повторах либо убеждает нас в правильности «рабочей гипотезы», либо заставляет корректировать ее в соответствии с ведущим направлением развития музыки. В сущности восприятие музыки — это творчество, состоящее в постоянном предугадывании развития музыки в целом через ряд промежуточных суммарных смыслов, благодаря чему процесс раскрытия логико-драматургического развертывания произведения выглядит, с философской стороны, как «прерывность постепенности». Именно умение интегрировать несколько музыкальных смыслов в один и включить его в дальнейшее постижение логики развития (в рамках «рабочей гипотезы») становится едва ли не решающим умением для раскрытия содержания музыки и его личностного присвоения.
После краткого изложения сущности основных знаний, умений и навыков высшего (философско-научного) уровня вернемся к проблеме вооружения школьников методом познания крупных сочинений. Поскольку все самые значительные, диалектически сложные смыслы нашей жизни выражаются в музыке именно в крупных, циклических жанрах (опера, балет, концерт, соната, вариации, оратория и пр.), актуальность этого направления методического творчества учителя не нуждается в специальном обосновании.
Начать исследование этой проблемы лучше всего со сравнения: как осуществляется развитие музыки в малых и крупных формах.
Сразу отметим основное различие: если в малых формах развитие предстает достаточно наглядно, как непосредственное взаимодействие целостных образов, то в крупных формах это взаимодействие опосредовано внутренней логикой развертывания содержания.
Действительно: в малых формах темы в ее диалектическом смысле («одновременно и себедовлеющий образ и динамически «взрывчатый» элемент») как таковой нет, а есть конкретный, четко обрисованный в содержании образ — одна музыкальная «мысле-интонация», противопоставленный таким же одному-двум конкретным образам. При анализе малых форм, из-за их небольшой временной протяженности, не возникает (как правило) потребности искать объяснения причинам и следствиям, «драматургическим необходимостям». Здесь можно вполне обойтись простым умением сопоставить заданные композитором музыкально-образные построения (типа «А-В» и «А-В-А,» в двух- и трехчастных формах, соотношения рефрена с эпизодами в рондо и т. д.), смысловая интерпретация которых, можно сказать, лежит на поверхности. Логически объяснить все происходящее в малых формах, опираясь даже на небольшой музыкальный и жизненный опыт, не представляет особой трудности, так как в них нет процессуального развертывания значимой философской идеи в логически выстроенном смысловом раскрытии ее внутренних причинно-следственных связей. По всему этому слушатель, сталкиваясь с многотемным произведением, попросту теряется, будучи не в силах объяснить себе логику их следования и сопряжений между собой. Поскольку при анализе малых форм обычно не возникает вопрос «почему?», любое знание (как уже говорилось) приобретает сугубо конкретный характер, становится констатирующим знанием, но не знанием-процессом.
Следовательно: преобладание на школьных уроках малых форм инструментальной музыки приводит к тому, что слушательская культура школьников формируется на эмпирическом уровне и ограничивается элементарными умениями и навыками — запоминание, сравнение, выявление формального тождества и контраста, узнавание ранее звучавшего, определение на слух различий в повторе образа-фрагмента, слышание вариационное™ и др. Они способны обеспечить лишь внешнюю ориентацию в музыкальном материале, но не позволяют вскрыть закономерности развертывания художественной идеи.
Нетрудно заметить, что знания и умения высшего уровня при восприятии и анализе малых форм оказываются фактически неприменимы. Понятно и то, что в условиях, когда ни само содержание звучащей музыки, ни методика анализа не обеспечивают активного участия школьников в осмыслении музыки на философском уровне, они не могут быть сформированы. Для этого нужна постоянная практика восприятия и анализа музыкальных произведений с развитой драматургией, которые уже своим содержанием обязывают к размышлениям «высшего порядка», где само движение музыки, ее развитие определяется качественно новым содержательно-смысловым наполнением причинно-следственных связей музыкального материала (не просто «одно за другим»), а потому требует умений и навыков высшего уровня. С чем же, в сравнении с малыми формами, столкнется школьник в произведениях крупной формы?
Прежде всего с темой не только в диалектическом («асафьевском») смысле, но с раскрытием ее драматургической функции. Теперь к умению слышать конфликтность интонационных сфер внутри темы, следить за их превращениями (до образной противоположности) прибавляется необходимость воспитания у школьников умения интерпретировать смысл проникновения элементов темы в другие части и разделы произведения. Прекрасным примером в этом отношении является Пятая симфония Бетховена, где школьники могут наблюдать, как тема из одной интонационно- тематической посылки производит музыкальные смыслы, различные по настроению и драматургической роли в форме, и как затем эти образы-смыслы становятся самостоятельными темами других частей симфонии. Хрестоматийным примером возникновения различных по содержанию тем из одного «корня» является также и Соната си минор Ф. Листа. Совокупность исторически сложившихся приемов развития музыки дает основание утверждать, что вершиной теоретического знания о логике развертывания философско- художественного смысла в произведениях крупных форм явится понимание музыкальной драматургии как системы лейтмотивов, которая по сути есть диалектика взаимовлияний, взаимопроникновений, взаимопереходов.
Школьники столкнутся с «драматургическими необходимостями» — музыкой, появление и содержание которой не может быть объяснено и интерпретировано прямыми образными аналогами из эмпирического опыта (типа «так бывает в жизни»). Природа этих звукокомплексов — не привычная детям «изобразительная и выразительная»: они выполняют особую функцию — функцию психологического обоснования дальнейшего и предыдущего развертывания философско-художественного смысла именно в такой логике. Отсюда проистекает необходимость воспитания у школьников умения «заглянуть», вслушаться в себя, т. е. постоянно исследовать логику протекания собственных чувств. На этом остановимся особо.
В любом музыкальном сочинении, как указывает В. В. Медушевский, «...Уже сама последовательность конструктивных единиц музыки (если отвлечься от их семантики и коммуникативных значений) способна воспроизводить наиболее общие законы развития явлений объективного мира и рационально управлять процессами восприятия» [2, с. 153]. Специально подчеркнем: уже сама последовательность конструктивных единиц рационально управляет процессами восприятия. Такое может происходить только в том случае, если и организация музыкальной речи, и жизнь человеческих эмоций протекает по одним и тем же законам и в той логике, о которой человек имеет достаточно четкое представление. А это те самые «наиболее общие законы развития объективного мира», которые, по мысли В. И. Ленина, должны были в человеческой практике миллиарды раз повторяться, чтобы отложиться в нашем сознании (а следовательно, и в искусстве) фигурами логики. Исходя из этого, можно сказать, что музыка стала средством коммуникации благодаря тому, что в ней так или иначе (но прежде всего художественно) воспроизводятся законы человеческой психики.
Свои психические состояния человек проявляет всем своим существом, и прежде всего в речи (она — «зеркало души»), В свою очередь речевая основа музыкальной интонации делает возможным то, что, как говорит В. В. Медушевский, «...Музыка способна с большой точностью отображать многие физические характеристики эмоциональной речи: длину фраз, их ритмическую организацию (плавную или порывистую, неровную, насыщенную паузами), тесситуру, звуковысотную линию с ее подъемами и спадами, резкость или мягкость ударений, тембр — и посредством этого в конечном результате воспроизводить эмоциональное состояние» [2, с. 83]. В этой связи нельзя не привести также и мнение С. Е. Фейнберга, утверждавшего, что «...подлинная выразительность музыкальной фразы имеет ту же объективную силу, как и мысль, выраженная словом... Глубоко ошибаются те, кто не признает за музыкой права на конкретность содержания. Скорее ищут его не там, где оно проявляется с полной силой» [3, с. 107].
В музыке сложилось большое количество типических интонем, семантические значения которых соответствуют нашему, отложившемуся в глубинах памяти, интуитивному представлению о той или иной эмоции (например, «Плакса, Резвушка, Злюка» Д. Б. Кабалевского). Объединенные в логико-структурные комплексы, они способны «изнутри» воспроизвести эмоцию во всем многообразии ее закономерностей.
Замечательный музыкант-ученый В. В. Медушевский, разработавший теорию «художественного моделирования эмоций» в музыке, приводит некоторые «формулы», фиксирующие связи семантических (содержательных) значений внутри музыкальной эмоции:
При слушании музыки на основе ассоциативных связей активизируются наши интуитивные представления об эмоциях, что и обеспечивает постижение эмоционального характера музыки...» [2, с. 103].
Подчеркнем: на основе ассоциативных связей. Какими бы индивидуальными ни были ассоциации у каждого человека (по своему образному наполнению, по мере «отлета» фантазии от действительности, по своей интенсивности, «картинности», поэтичности и пр., — критериев для их классификации можно выделить предостаточно), у всех людей они имеют общую основу — представление о логике протекания человеческих эмоций. Ассоциации — это «механизм», благодаря которому в нашем воображении символика искусства обретает конкретное образное воплощение. Это и путь к пониманию того, как деятельность нашего сознания в целом, в том числе и связность человеческого мышления, находит в музыке художественное отражение, благодаря чему реализуется коммуникативная функция музыки вообще. Именно на этом пути лежит объяснение «драматургических необходимостей», не имеющих конкретно-образного содержания, а представляющих собой звенья логической цепи развертывания художественной идеи в человеческой психике.
Таким образом, четко определилась сфера диалога учителя с учащимися — воспроизведение в музыке логики человеческих эмоций. Именно здесь формируется понимание того, почему и как музыка влияет на духовный мир человека: организованная «по образу и подобию» алгоритмов эмоционально-интеллектуальной деятельности, она, через ассоциации, логически организует эмоциональное оценивание человеком мира и самого себя в русле значимых для жизни философско-эстетических идеалов.
И последнее: в каком направлении воспитывать детские ассоциации, какое наполнение должны получить детские эмоции, чтобы музыкальная культура школьников формировалась как часть всей их духовной культуры в содержательном смысле этого понятия?
Это очень важная, можно даже сказать, коренная проблема музыкальной педагогики, отражающая ее цель. Однако после всего сказанного решение ее выглядит достаточно простым: не увлекаться поиском конкретно-образных жизненных аналогов музыке (только по необходимости и по минимуму — как «трамплин» для размышлений), а выводить детские фантазии и воображение на уровень «высоких материй». Помним, что духовный мир, духовная деятельность — это не прослеживание «образного сюжета», а процесс взаимодействия в нашей душе человеческих оценок того, что стоит, угадывается за музыкальными образами-символами. С. X. Раппопорт указывает, что на социальном этапе развития у человека появляется «...новое качество эмоциональной сферы психики при исключительном количественном ее обогащении». Это высшие социальные эмоции, родственные по своей сути наивысшим — мыслительным — способностям человека: «...Таковы, например, созданные в творческом воображении композитора сложные музыкальные эмоции, не имеющие прямого аналога в действительности, подобно сложным научным понятиям — продуктам абстрактно-логической творческой деятельности психики» [3, с. 83].
Необходимо подчеркнуть: главное в социальных эмоциях то, что основанием для их возникновения становятся высшие нравственно-эстетические смыслы человеческой жизни. Следовательно — и в этом смысл развивающего музыкального образования: детские мысли и эмоции не должны вращаться в кругу обыденного, повседневного, легко находимого, замыкаться на том, что составляет понятия «банальность, тривиальность». Не следует забывать, что «обиходная духовность» рождает и обиходную мораль!
Подытоживая все сказанное о содержательном анализе, можно сказать, что он становится основным методом воспитания слушательской культуры. Потому что содержательный анализ — это воссоздание творческого процесса в триединстве деятельности композитора, исполнителя, слушателя. Его осуществление начинается с выдвижения слушателем «авторской» художественной идеи, в свете которой выявляется закономерность организации выразительных средств в конкретной музыке (осмысление формы с позиций теоретика-исполнителя) с одновременной коррекцией и слушательской интерпретацией содержания музыки.
- Глава 1. Музыкальное образование в школе: исторический аспект, современное состояние и перспективы развития
- § 1. Музыкальное искусство как учебный предмет
- § 2. Становление урока музыки как урока искусства в исторической ретроспективе
- § 3. Музыкальное искусство как неотъемлемая сфера жизнедеятельности детей в начальной школе
- Глава 2. Сущность методики музыкального образования
- § 1. Место и роль методики в системе музыкального образования
- § 2. Методика как наука на современном этапе музыкального образования
- Глава 3. Методы музыкального образования
- § 1. Метод и его связь с содержанием образования
- § 2. Методы музыкального образования в исторической ретроспективе
- § 3. Методическое творчество на современном этапе
- Глава 4. Новые музыкальные технологии
- § 1. Преподавание музыки на принципах развивающего обучения
- § 2. Метод моделирования художественно- творческого процесса
- § 3. Развитие музыкального восприятия младших школьников Восприятие как деятельность
- Литература
- § 4. Метод интонационно-стилевого постижения музыки
- § 5. О специфике профессии «учитель музыки общеобразовательной школы»
- § 6. Метод содержательного анализа инструментальных произведений
- § 7. Практические «алгоритмы» содержательного анализа
- Литература
- § 8. Творчество учителя и учащихся на уроке музыки как педагогическая проблема
- Диагностика развития музыкальной культуры школьников