§ 2. Методы музыкального образования в исторической ретроспективе
Историческая обусловленность методов определяется, прежде всего, поставленными перед школой целями, уровнем развития педагогической науки в целом и уровнем развития области конкретного предмета. Требования общества в подготовке послушного исполнителя или самостоятельно думающей, инициативной личности вызывают к жизни принципиально разные системы методов обучения и воспитания. Приведем ряд положений, высказываний, показывающих изменения в направленности методов в связи с изменением цели музыкального воспитания, представлений об уроке музыки на разных этапах развития отечественной музыкальной педагогики.
В 20-е годы в сфере музыкального воспитания перед школой ставилась цель — затронуть и раскрыть в учащихся ту сторону их духовного существа, которой одна музыка может глубоко коснуться, — их непосредственного, чисто музыкального ощущения жизни» (см. «Программа по музыке», 1919). В эти годы Б. В. Асафьевым, А.А. Шеншиным, Н. Я. Брюсовой, В.Г.Каратыгиным, Н. М. Ковиным и др. были сформулированы важнейшие принципы и методы общего музыкального воспитания, обеспечивающие активность и самостоятельность ребенка при общении с музыкой.
Стремление связать музыкальное образование с процессами, происходящими в окружающей жизни, привело к тому, что большое распространение получил метод экскурсий (посещение выставок, концертов, театров, музеев и др.). В то же время работа учителя музыки была направлена на достаточно широкое постижение музыки детьми, которое, наряду с освоением певческого репертуара, предполагало проникновение в образцы русской и зарубежной классики. Ее освоение для большей доступности также связывали с актуальными проблемами жизни. В этом отношении показателен метод сочинения слов на мелодии из произведений инструментально-симфонической классики. (В дальнейшем это направление получило свое развитие в методе вокализации инструментальной музыки.)
Ведущие деятели музыкального воспитания активно размышляли о роли и месте урока музыки и всего искусства в общеобразовательной школе. Так, например, Н. М. Ковин, считая целью занятий «1) развитие музыкальных способностей и умений и 2) развитие эстетического чувства», подчеркивал, что искусство не может быть забавой, легким развлечением. Не должно быть оно и наукой, «предметом». «Полно и всесторонне, — писал Н. М. Ковин, — должно оно захватывать воспитываемого. Поэтому в процессе музыкального образования на первый план должно быть поставлено не только знание музыки или знание о ней, даже не умение владеть техникой ее, сколько развитие способности воспринимать ее, переживать порождаемые ею эмоции, чтобы сделать их привычной и необходимой потребностью.
Придавая первенствующее значение развитию способности воспринимать музыку, я отнюдь не хочу сказать... что музыкальные знания и умения не нужны. Они необходимы, ибо делают восприятие музыки более полным и глубоким. И всякий, для кого музыка сделалась насущной потребностью... почувствует потребность принять в слушании или исполнении ее активное участие.
Для того чтобы музыкальное образование было полным, необходимы:
1.развитие способности воспринимать музыку и возможно интенсивнее переживать возбуждаемые ею эмоции;
2.развитие необходимых как для этого, так и для воспроизведения в той или иной форме музыкальных произведений, музыкальных способностей и умений;
3.усвоение нужных для этого знаний.
Эти три стороны музыкального образования неразрывно слиты между собою. Исключение или преобладание какой-либо из них делают само музыкальное образование неполным, односторонним» [15, с. 6].
Не умаляя разных сторон общего музыкального образования, лучшие представители музыкальной педагогики того времени не сомневались в его приоритетах, актуальных и по сей день — это «развитие человека», «близость к самому искусству». Однако адекватные способы реализации не были найдены. «Методы музыкальной работы, — пишет А. А. Шеншин в 1921 г., — не изменились в подавляющем большинстве случаев нисколько, хотя задачи поставлены как будто совершенно иные. По-прежнему на первом, если не единственном, плане — техническая выучка и полное отсутствие искусства как такового, по-прежнему техника отождествляется с искусством».
А. А. Шеншин методы и приемы музыкально-педагогической работы группирует по двум направлениям: «от внешнего мира уже созданных произведений искусства к эстетическому переживанию — работа по восприятию и эстетическому усвоению музыки, и от внутреннего мира переживаний к его внешнему выявлению в искусстве — работа творческого воспроизведения уже созданных музыкальных произведений или самостоятельного нового творчества» [17, с. 13]. При этом он подчеркивал, что «обе части этой работы покрывают один и тот же путь целиком от начала до конца и поэтому должны быть теснейшим образом связаны одна с другой внутренней органической связью и протекать одновременно и параллельно». По сути, речь идет о педагогической интерпретации культурологического принципа триединства «композитор — исполнитель — слушатель».
Большое внимание А. А. Шеншин уделял характеру совместной деятельности детей и учителя: «Обстановка занятий должна способствовать живой и непринужденной беседе: всякая грань, разделяющая преподавателя и ученика, должна быть стерта, чтобы остались только люди, живущие общей музыкальной жизнью...», а «практические приемы вовлечения аудитории в живую беседу рождаются на месте, важно хорошо знать свой класс и чутко прислушиваться к его настроению. Отсюда программы уроков должны быть, с одной стороны, очень яркими, с другой — очень гибкими» [17, с. 15].
Определяя критерии отбора материала, А. А. Шеншин подчеркивал нерациональность исторического принципа при составлении общей программы курса, «поскольку центр тяжести работы лежит не в самом ознакомлении с литературой, а в углубленном проникновении в каждое произведение, что и должно явиться единственным критерием при выборе материала» [17, с. 14—15].
В эти же годы появляются ключевые для становления музыкального образования в школе статьи Б. В.Асафьева: «Музыка в современной общеобразовательной школе», «Организация преподавания музыки в школе», «Принцип контраста в музыке и его методическая роль в постановке занятий по слушанию музыки», «О музыкально-творческих навыках у детей», «Анализ понятия «художественного» в отношении к преподаванию музыки в трудовой школе» и др. — во многом определившие современные методы обучения [2]. Слушание музыки должно совмещаться, по мысли Б. В. Асафьева, с практическими действиями: с воспроизведением (хоровым, инструментально-ансамблевым) и сочинением музыки — с творчеством. По этому поводу хочется привести слова Андрея Белого из его книги «Символизм как миропонимание»: «Искусство есть творчество жизни. Орудием творчества является знание; знание, оторванное от творчества, есть орудие без того, кто им владеет; такое орудие — бесцельное орудие, такое знание — мертвое знание».
Развивая свои идеи, Б. В.Асафьев писал: «Я подчеркиваю слово творчество, потому что считаю, что композиторство не должно ограничиваться специализацией и замкнутым кругом особенно одаренных. Это злейшая ошибка старой музыкальной педагогики... Разве певец, ведущий подголосок в народном хоре и вызывающий одобрение слушателей ловким вывертом голоса или изобретенным им тут же новым вариантом подголоска, — не инстинктивный композитор?» [2, с. 66].
В современных методах, направленных на развитие творчества ребенка, значительное место составляют методы, генетически связанные с музыкальным творчеством устной традиции. Оно проявляется не в изобретении нового напева, новой мелодии, а в трансформации, интонационной «орнаментации» уже знакомого материала, того, что почему-либо поразило музыкальное воображение ребенка. По Б. В. Асафьеву, самый простой (но при этом очень важный) путь стимулирования творчества невозможно отделить от воспроизведения уже знакомой или только разучиваемой музыки. Имеются в виду приемы, присущие народному музицированию, музыке народной традиции: интенсификация напева при помощи разнообразных и разнохарактерных подголосков, с одной стороны, и варьирование основного мотива — с другой. Б. В. Асафьев рекомендует обращаться к сочинению верхних и нижних подголосков, к превращению в отдельных случаях одноголосной мелодии в двухголосную, к внесению легкой фигурации и к аналогичным композиционным приемам. Однако он возражает против параллельных второв, против дуэтов в терцию и сексту (такое музицирование он расценивает как пассивный процесс, механизирующий творческое сознание).
Еще один метод, направленный на стимулирование творчества детей, — идти в сочинении мелодии от понравившегося ребятам текста или от песни, которая привлекла их внимание содержанием текста, но не понравилась ее мелодия. В то же время, если «поется текст», а напев служит лишь канвой для слов — это, по мысли Б. В. Асафьева, приводит к «огрубению мелодического инстинкта», говорит об отсутствии интереса к самому напеву. Кроме того, если классе есть дети, хоть немного играющие на каком-либо инструменте (от балалайки и дудочки до фортепиано), то для иллюстрации изобразительных моментов или для простейшего аккомпанемента могут быть использованы новые звуковые краски...
Педагогическое руководство детским сочинительством, по мнению Б.В.Асафьева, может осуществляться в разных формах, и в частности в такой: дети вовлекаются в мелодическую импровизацию педагога. Идя этим путем, сам Б. В. Асафьев сочинил в совместной работе с детьми оперу «Золушка» (по сказке Ш. Перро). Метод этот не нов, он опирается на давние традиции русской педагогики. Еще в 1862 г. Л. Н.Толстой писал о том, что, решив обучать крестьянских детей литературному сочинительству, он искал, пробовал и в конце концов напал на настоящий прием: в присутствии ребят сам начал писать на заданную тему, своими рассуждениями и вопросами вовлекая их в работу и критическое обсуждение того, что при них же создавалось. С. Т. Шацкий считал, что этот метод годится почти для всякой работы с детьми.
С 30-х годов все отчетливее проявляется тенденция, которая получит свое развитие в последующие десятилетия, — идеологизация музыкального воспитания. В программах по музыке этого периода читаем: «Музыка вводится в школу не ради музыки, а для переустройства жизни, в помощь социалистическому строительству» (1930 г.), «Музыкальное воспитание в политехнической школе включается в общую систему коммунистического воспитания...» (1933 г.), «Музыкальная работа в начальной школе является одним из средств коммунистического воспитания детей. Занятия по музыке и пению должны постепенно и последовательно давать предусматриваемые программой знания и навыки и способствовать направлению интересов и деятельности детей в соответствии с общими задачами коммунистического воспитания» (1938 г.). В связи с этим все большее место в уроке занимает хоровое пение, разучивание репертуара, прежде всего обеспечивающего участие класса в революционных праздниках (усвоение революционных песен, движение в строю и пр.).
Идеологизация музыкально-педагогического процесса закономерно вызвала его формализацию. Структуру многих программ по музыке для общеобразовательной школы составили несколько разделов, соответствующих тому или иному виду музыкальной деятельности учащихся. В разных соотношениях в них присутствуют хоровое пение, слушание музыки, музыкальная грамота (или развитие музыкального слуха на основе пения и слушания музыки, или пение по нотам...), игра на музыкальных инструментах, движения под музыку, импровизация и др. В программах все более жестко обозначаются требования к учащимся. Четко очерчивается круг знаний, умений и навыков по отдельным разделам, вплоть до того, что содержание занятий, музыкальный репертуар подбирается в соответствии с отработкой тех или иных навыков. Такая структура (по видам деятельности) обусловила разработку конкретных методов и приемов — «частных методик», по выражению Л. А. Баренбойма. Остановимся более подробно на некоторых из них.
Хоровое пение в такой парадигме музыкального образования рассматривается в качестве основы музыкального воспитания. (Не случайно сам предмет назывался «Пение», «Пение и музыка».) Несомненно, прежде всего это было связано с приматом идеологического воспитания школьников.
Нельзя не согласиться с положением о том, что хоровое пение объединяет, организует поющих в единый дружный коллектив, воздействуя на поющих и слушателей, создает благоприятные условия для общения между людьми. Как один из наиболее доступных видов коллективной исполнительской деятельности, хоровое пение способствует развитию певческой культуры школьников, их общему и музыкальному развитию; воспитанию духовного мира; становлению мировоззрения, формированию будущей личности.
Определение хорового пения как ведущего вида деятельности регламентировало два основных параметра: что петь (т. е. репертуар) и как петь (т. е. методика обучения хоровому пению). Основу урока составляло разучивание песенного репертуара, художественные достоинства которого рассматривались в контексте идейной направленности. Особое внимание в связи с этим уделялось поэтическим образам. В требования к отбору певческого репертуара входило «разнообразие тем и жанров песен школьной программы, усиливающее интерес и желание учащихся к их исполнению и формирующее разносторонние и богатые впечатления, представления детей об окружающем их мире; доступность для понимания и исполнения учащимися» [10, с. 13—14].
Методическая мысль сконцентрировалась на отдельных видах музыкальной деятельности учащихся. Это позволило систематизировать и классифицировать прежде всего технологию вокально-хоровой работы, разработать систему развития певческого голоса детей в условиях поэлементного формирования способов деятельности, умений и навыков.
Учитель, естественно, должен иметь представление о закономерностях развития певческого голоса. Любая современная методика музыкального воспитания не обойдется без знания способов формирования необходимых вокально-хоровых умений и навыков учащихся. Для ознакомления с ними рассмотрим основные параметры обучения пению, во многом являющиеся хрестоматийными, и изложим их по методическим разработкам Д. Д. Локшина — музыканта-педагога, внесшего значительный вклад в развитие методики вокально-хорового воспитания детей [10, с. 8—123].
С первого класса необходимо формировать все навыки, входящие в певческую установку: сохранять при пении правильное положение корпуса и головы как непременное условие правильного дыхания и звукообразования и правильно, округленно формировать гласные при пении хорошо открытым ртом.
Специальное внимание необходимо уделять формированию дыхания, гак как умение или неумение пользоваться дыханием (грудным или диафрагматическим и др.) отражается на качестве звука, интонации и других важнейших моментах хорового звучания. С умением длительно сохранять его при пении связан вопрос о так называемой опоре звука — умении петь на экономном расходовании дыхания при активном смыкании голосовых связок. От степени владения дыханием (ровность и спокойствие при усилении и ослаблении звучания) во многом зависит овладение большим разнообразием динамики. Увеличивающееся разнообразие темпов, динамики и характера звуковедения как выразительных средств передачи содержания требует разнообразного владения различными приемами дыхания. В выработке всех указанных навыков большую роль играют дирижерские показы учителя. В целом работа над овладением навыками дыхания должна строиться учителем на принципах естественности дыхания каждого поющего и устранения явных недостатков дыхания.
От певческой установки и дыхания непосредственно зависит звукообразование. Свободно и хорошо открытый рот, естественно лежащий язык и хорошо, активно действующие губы являются непременным условием правильного звукообразования. (При этом обязателен учет диапазона детских голосов в различные возрасты, зоны примарного звучания, регистров и других физических свойств голосов.)
Сочетание вокальных и речевых навыков в процессе звукообразования и целенаправленное воспитание навыков вокальных повышает культуру речи детей. В целом качество звука достигает полного своего совершенства м сочетании необходимых физических условий звукообразования с осмысленностью, эмоциональностью исполнения. Работа над звуком, «опорой» и мягкой атакой, формированием гласных при пении помогает устранить вредные привычки петь форсированным, «кричащим», «белым» туком. Однако сущность вопроса заключается не в том или ином доброкачественном певческом звуке, как таковом, а в художественном образе каждого конкретного произведения, требующем для своего воплощения того или иного звука — звук есть лишь средство.
Исходя из того, что только ясно произнесенное слово способствует полному доведению художественного образа песни до слушателя, большое внимание уделяется работе над гибкостью, подвижностью артикуляционного аппарата. Одно из основных требований, предъявляемых к хорошему звучанию, — близость звука, его полетность — прямо связано с хорошей дикцией, т. е. с хорошей работой губ и языка. Взаимоотношение протяженных гласных и короткого, энергичного, собранного произношения согласных определяет дикционную ясность звучания. При этом чрезвычайно целесообразным методом работы над дикцией является пение на небольшом звуке, почти на шепоте. Существенный момент певческой дикции — ее соответствие естественной грамотной, литературной речи, т. е. соблюдение правил орфоэпии. Пользуясь различными методическими приемами для соединения и разделения гласных и согласных, учитель должен помнить, что основой является сохранение ясности и грамотности воспроизведения и восприятия русской речи.
Согласованность и красота хорового звучания зависят не только от овладения отдельными участниками хора вокальными навыками, но и от овладения ими специфическими, хоровыми навыками. Первым и основным условием хорошего хорового звучания является чистота интонации — хоровой строй. Одной из основных задач школьного хорового пения является поощрение, стимулирование пения без сопровождения, которое обостряет внимание к хоровой интонации. Учащиеся лучше слышат друг друга, внимание целиком сосредоточено на дирижерском жесте учителя, что влияет как на хоровой строй, так и на хоровой ансамбль. Сохранение строя при пении с сопровождением для хора, точно интонирующего при пении без сопровождения, трудностей не представляет. Но в противоположном случае (при переключении пения с сопровождением на пение без сопровождения) возникают трудности.
Качественно новую трудность представляет работа над строем в двухголосии, позже — в трехголосии. Внимание учителя должно быть сосредоточено не только на точном интонировании в каждой партии, но и между партиями.
Среди наиболее распространенных методов работы над строем:
- отработка сложных для интонирования фрагментов песни (неудобное голосоведение, скачки в мелодии, хроматические ходы, неудобная тесситура);
- транспонирование их в другие тональности, более удобные по тесситуре;
- использование индивидуальных и групповых методов работы;
- пение с закрытым ртом (все внимание концентрируется на звуке, слово отсутствует), в средней динамике, умеренном темпе и на глухих гласных «у», «о»;
- пение по нотам («овладение элементами сознательного пения, координация слуховых ощущений и зрительных представлений»).
В работе над строем, по мысли Б. В. Асафьева, получает песенно-интонируемое воплощение основной принцип изучения нотной грамоты — «не схоластически, а на живом песенном материале». «Нужно воспитывать в учащихся вокальное, хоровое отношение к интонированию интервалов, — пишет ученый, — изучение которых и практические упражнения в пении — один из важнейших разделов нотной грамоты. Через живое интонирование интервалов на художественном песенном материале учащиеся усваивают их ладовую природу, постепенно происходит накопление ощущений и представлений об интонировании интервалов в различных ладово-гармонических условиях».
Работа над ансамблем — над согласованностью, слитностью, уравновешенностью всех элементов вокально-хоровой звучности, единой манеры пения у всех поющих (характер звука, звуковедения, дикции, динамики) предполагает, прежде всего, внимание учителя к выработке единого ощущения и передачи темпа произведения всеми поющими (I класс), единовременности исполнения ритмического рисунка, точного выполнения метрической структуры. Созданию ансамбля способствует одновременно взятое дыхание, точное вступление голосов в начале фразы и снятие в окончании фразы, гибкая певческая динамика, овладение которой раскрывает перед учащимися большие перспективы в осознании и передаче многообразия содержания и форм хорового творчества. Последним элементом в общей уравновешенности хорового звучания является тембровая слитность, достижение светлого звучания, особой, неповторимой тонкости, чистоты голосов младших школьников.
Палитра вокально-хоровых умений и навыков вобрала в себя бесценный опыт отечественной вокально-хоровой школы. Его преломление на современном этапе музыкального образования связано с трансформацией отдельных приемов, способов и методов вокально-хоровой работы с позиции интонационно-образного, художественного начала интонационной теории музыки Б. В. Асафьева.
Нельзя не сказать, что стремление к единству образно-художественного и технического всегда присутствовало в методике музыкального воспитания. «Подчинение технической работы над навыками художественной и исполнительской работе» являлось и является важнейшей установкой в обучении хоровому пению. «Добиться такого технического выполнения, — писал Д. Д. Лок- шин, — которое максимально содействует воплощению художественного образа произведения; с самого начала работу над технической стороной навыков рассматривать как художественно- исполнительскую работу, через каждый элемент звучности находить выражение чувств и мыслей, заложенных в произведении» |10, с. 111].
Однако формирование вокально-хоровых навыков, призванных обеспечить художественный уровень исполнения, становится системообразующим стержнем музыкального воспитания. «Чем выше, совершеннее вокальная и хоровая техника коллектива, — отмечал Д. Д. Локшин, — тем более полно и ярко может быть выражен замысел произведения. В результате расширяется круг идейных, художественных, эмоциональных представлений учащихся и расширяется арсенал их технических умений» [10, с. 111]. Важным педагогическим принципом и существенным требованием к отбору репертуара в то время являлось его соответствие певческим, т. е. вокально-хоровым навыкам, определенным программой каждого конкретного класса.
Таким образом, отдельные методы и приемы работы нередко выступали в противоречие с установкой на единство художественного и технического. Методически важно выяснить, что первично, к примеру, достижение слитности, уравновешенности хорового звучания или гибкости фразировки; чистоты интонации или ее выразительности, связанной с нюансировкой. Для методики 50—60-х годов первичными нередко оказывались технические навыки: «Только на основе уравновешенности, слитности хорового звучания возможна правильная фразировка (выразительная декламационность текста, движение к кульминации, отдельные штрихи исполнения), передача ясного динамического плана произведения в целом и его отдельных частей, выпуклая передача формы музыкального произведения» [10, с. 73]. Исходя из сказанного, основной задачей вокально-хоровой работы является достижение уравновешенности и слитности звучания, которое занимает место ее цели. Лишь после этого наступает этап работы над «правильной фразировкой». Однако это противоречит утверждению Д. Д. Локшина же о том, что «одним из существеннейших моментов выразительного хорового исполнения является слияние музыки и слова», когда «все средства должны быть использованы для наиболее полного раскрытия текста» песни. Именно смысловое, интонационно-выразительное произнесение текста (как речевое, так и музыкальное) естественным образом формирует ансамбль. В процессе работы, по словам Д. Д. Локшина, «выразительная де- кламационность текста, движение к кульминации, отдельные штрихи исполнения, передача ясного динамического плана произведения в целом и его отдельных частей, выпуклая передача формы музыкального произведения» обеспечат полноценное художественное общение на уроке и одновременно формирование комплекса вокально-хоровых навыков.
Иными словами, в одном случае на первом плане оказывается способ деятельности (сам навык), во втором — то, что его порождает (интонационно-образная основа — смысл песни). Задача методики вокально-хорового воспитания как раз и состоит в том, чтобы учащиеся и учитель осуществляли поиск способов совместной деятельности как осмысленной необходимости проникновения в художественный образ и его воссоздания в собственной творческой интерпретации. Тогда способы и приемы вокально-хорового обучения и исполнительской интерпретации, переосмысленные и осознанные учащимися, действительно займут место средства постижения конкретного музыкального произведения. И тогда удастся преодолеть столь часто встречающуюся декларативное-" целей музыкального образования, и вокально-хорового воспитания, в частности.
Работа над навыками, безусловно, необходима и является предметом специальной целенаправленной деятельности учителя—дирижера и учащихся. Однако она с самого начала должна носить ярко выраженную образную направленность. Вряд ли можно признать эффективным выработку технических навыков, а потом их трансформацию в художественно-образную деятельность. При работе над навыком с самого начала должна быть сформулирована художественная задача, решение которой определяет ход и течение всей технической работы над навыком. Нельзя сначала сделать совершенным исполнение с технической стороны, а потом насытить его образным содержанием. В рекомендациях 50—60-х годов как раз и прослеживается тот путь, при котором техника становится самодовлеющей дидактической задачей, ее художественный потенциал раскрывается в вербальной, а не в действенно-практической форме. Реализация обозначенного выше принципа соответствия певческого репертуара формированию необходимых навыков приводила к тому, что образное содержание не становилось центром вокально-хоровой работы, хотя в общих установках художественная выразительность исполнения постоянно выдвигалась как важнейшая задача. В содержании методов отсутствовала установка на приоритет художественного начала.
Д. Б. Кабалевский, анализируя ситуацию в школе, подчеркивал: несмотря на то, что в течение многих лет пение фактически было в центре школьных музыкальных занятий, школа так и не стала очагом хоровой культуры, и связывал это с тем, что «...основой вокально-хорового искусства в школе призвана была стать вокально-хоровая работа в классе. Ясно, что на одних лишь вокально-хоровых знаниях, навыках и умениях не могла вырасти художественная культура детского хорового пения; даже самое «правильное» и «точное» звукоизвлечение не могло стать искусством» [8, с. 23]. Продолжая эту мысль, композитор писал, что аргументация ценности хорового пения (его активность, «доступность», «полезность» для общего развития и т. п.) вуалирует истинную значимость его места в школе, которая заключается в том, что «детское хоровое пение — прекрасное искусство, одна из увлекательнейших форм музыкального искусства вообще» [8, с. 24].
Ученик, т. е. маленький музыкант, который еще не овладел, а только овладевает искусством, с первых же шагов должен стремиться в своем исполнении музыки к художественности. Иначе говоря, исполнение должно быть прочувствованным, осмысленным, способным стать живой речью, живым высказыванием, понятным для других. И в этой связи может быть решен вопрос о хоровом пении на уроке музыки. Детское пение как искусство, с одной стороны, должно стать естественной, органичной формой более глубокого постижения музыки, многогранного ее восприятия на уроке, развития общей музыкальной культуры ребенка. С другой стороны, пение в полной мере может быть использовано во внеклассной работе, в системе дополнительного музыкального образования.
Слушание музыки долгие годы рассматривалось в качестве одного из разделов урока. Накопление музыкальных впечатлений, расширение музыкального кругозора учащихся и развитие их восприятия, формирование представлений о содержании произведения, его жанре, строении (форме), отдельных средствах музыкальной выразительности, приобретение знаний о жизни и творчестве крупнейших композиторов прошлого и современности и др. — все это задачи данного раздела. Методы работы должны были помочь учителю ответить на вопросы: что именно сообщить детям о произведении? как научить внимательно слушать музыку и понимать ее содержание? — и постепенно подвести к пониманию так называемой «серьезной» музыки, к которой относятся лучшие образцы музыкального искусства всех стран и народов.
Чрезвычайно важно, что выдающиеся отечественные музыканты-педагоги, отчетливо осознавая отличие массового и профессионального музыкального образования, специфику их целей, задач, условий проведения занятий, предупреждали о недопустимости механического переноса научных знаний, методов из профессионального музыкального образования в общеобразовательную школу. Б. В.Асафьев считал, что разработка вопросов теории и практики подготовки слушателей — задача не менее важная для музыкальной культуры общества, чем задачи подготовки музыкантов- профессионалов.
Значительный вклад в содержание и методы данного вида занятий внесла Н. Л. Гродзенская. Отмечая основополагающую роль восприятия в любой музыкальной деятельности, она разрабатывала теорию и методику этого вопроса преимущественно в рамках «слушания» музыки. Проблемы эмоциональности и осознанности, терминологии, диалектики содержания и формы и многие другие раскрываются опытным педагогом и исследователем как существенные грани процесса формирования восприятия учащимися музыки.
Н. Л. Гродзенская в своих работах тесно связывала основополагающую роль восприятия с положением о значимости музыкально-слухового опыта школьников. Она писала: «В понятие «музыкальное образование» входит и музыкальный опыт слушателя: не только знания о музыке, но, прежде всего, знание самой музыки. Чем больше разнообразной музыки слушают и знают наши школьники, тем богаче будет у них материал для сравнения, для разнообразных ассоциаций» [5, с. 12].
Для более крепкого запоминания школьниками высоко художественных произведений, для расширения их «музыкального словаря» Н. Л. Гродзенская использовала ряд методов и приемов, среди которых выделяются: вокализация мелодий классических инструментальных произведений; собирание «музыкальных коллекций» (подбор музыкальных произведений учащимися класса на какую-то доступную, увлекательную для них тему); методический прием «музыкальных позывных» класса (пропевание в начале каждого урока музыки в течение всего года темы одного из классических музыкальных произведений).
При знакомстве учащихся с произведением она условно выделяла четыре этапа: 1) вступительное слово учителя; 2) исполнение (слушание) произведения; 3) разбор его; 4) повторение произведения1.
Вступительное слово предполагало решение двух взаимосвязанных задач: помочь детям воспринять музыку и заинтересовать их, подготовить к слушанию, должным образом настроить.
Н. Л. Гродзенская неоднократно подчеркивала важную роль слова учителя, которое должно быть кратким, живым, поясняющим все непонятное детям в названии, программе, тексте произведения (вплоть до чтения текста вокального произведения до его прослушивания), содержать сведения о композиторе, вызывающие интерес к его творчеству и помогающие усвоить, запомнить произведение. При этом особо выделялась необходимость оставлять простор для высказывания самих детей, сообщая только то, что им неизвестно.
При исполнении (слушании) произведения особенно важным представляется, во-первых, качество звучания музыки в исполнении учителя или в грамзаписи, во-вторых, обстановка восприятия звучащей музыки (полная тишина, как в концертном зале).
Разбор произведения, прежде всего, должен быть нацелен на то, чтобы «музыка была и понятна, и произвела должное впечатление». Другими словами, разбор произведения должен обеспечить единство сознательности и эмоциональности восприятия и стать средством для более глубокого восприятия содержания произведения — мыслей, чувств, настроений, переданных в нем.
Так же, как и вступительное слово, разбор должен быть увлекательным, интересным, вызывать активность детей, чтобы они в
________________
Такая последовательность аналогична этапам разучивания песни. «В процессе предварительной подготовки к разучиванию песни учитель должен в совершенстве овладеть исполнением песни, выявить все возможные трудности и наметить последовательность и приемы для их преодоления (включая упражнения); учитель должен продумать содержание и характер короткой беседы по поводу данной песни и возможность привлечения иллюстрированного материала. Разучивание песни начинается с эмоционального и грамотного исполнения ее учителем для учащихся, «заражающего» любовью к художественному образу произведения. Следующий этап разучивания — краткое выяснение впечатлений учащихся от прослушанной песни и небольшая беседа по поводу песни. Затем следует собственно разучивание песни детьми. На отдельных этапах истории музыкального воспитания предлагалась разная последовательность в освоении элементов песни: от текста — к мелодии, от мелодии — к тексту. Песня чаще всего разучивается по фразам, отдельными относительно законченными фрагментами». (Методика преподавания пения в школе. — М., 1952).
процессе беседы осмысливали, что выражает музыка (правильно определяли словами общий характер, настроение музыки) и каким образом композитор этого достигает. В процессе разбора произведения важно определить его форму в широком и узком смысле этого слова: его структуру и средства выражения содержания (мелодия, темп, размер, ритм, сила звучности, лад, регистр, характер движения, тембр и др.). Учителю рекомендуется, знакомя детей с терминами, без которых трудно обойтись даже в первом классе, не давать общепринятых формулировок, а на конкретных примерах раскрывать их смысл и значение.
Освоению средств музыкальной выразительности способствовал так называемый прием несуразиц (В. К. Белобородова), при котором произведение исполнялось с искажением того или иного средства, например, регистра, темпа, динамики, лада, характера звуковедения и др. Этот ход «от обратного» был направлен на понимание отношения между образным строем произведения и выразительностью того или иного элемента музыкального языка.
Так же, как и Б. В.Асафьев, Н. Л. Гродзенская в работе с учащимися стремилась выявить специфику музыки и раскрыть ее содержание. Показательна в этом отношении ее идея о целесообразности привлечения на уроке произведений изобразительного искусства для понимания временной природы музыки. К иллюстрированию же музыки произведениями изобразительного искусства педагог-исследователь относилась отрицательно, поскольку считала, что «все внимание детей должно быть направлено именно на музыку, на образ, на характер ее, а картина отвлекает от музыкального образа. Дело в том, что музыка — искусство, в основном, выразительное, а не изобразительное, а эту специфику надо до детей донести» [5, с. 26].
Повторение произведения выступает как необходимый путь закрепления в памяти детей прослушанной музыки. Оно направлено на лучшее усвоение произведений, поскольку без знания самой музыки нельзя научить детей ее любить и понимать, радоваться при встрече со знакомой музыкой. Когда произведение твердо усвоено, оно легко и часто возникает в памяти. Система повторений наиболее ценных в художественном отношении произведений включала в себя и прием напевания мелодий, как учителем, так и самими детьми. В результате музыка глубже переживается детьми, входит в их жизнь и быт, начинает играть активную роль в формировании их эстетического вкуса. Сроки и формы организации повторения могут быть самыми различными: от повторного слушания произведения на том же уроке до отсроченного — в конце четверти, полугодия, в форме концерта по заявкам, концерта-загадки и др.
Музыкальная грамота — еще один раздел урока музыки, в рамках которого предполагалось освоение сведений музыкально-теоретического и музыкально-исторического порядка, элементарной потной грамоты, нотной записи, развитие музыкального слуха детей. II хотя рассматривался он во взаимосвязи, с одной стороны, с пением, с другой — со слушанием музыки, в программе в соответствии с тем или иным названием раздела1 формулировались соответствующие требования к учащимся. Остановимся на этом подробнее.
Основные задачи раздела «Музыкальная грамота», по мысли авторов программ и пособий 30—70-х годов, — воспитание сознательного отношения к музыке, к ее содержанию, понимание ее и м разительных средств, формирование умений пользоваться нотной записью. Основное назначение нотной грамоты — дать школьникам элементарные знания по музыке, научить их петь по нотам.
Несмотря на то, что раздел имел четко обозначенные задачи и требования к учащимся, знания по музыкальной грамоте не являлись самоцелью, а должны были стать результатом сознательного, целенаправленного восприятия музыки и наблюдений над ней, которые фиксировались в виде обобщений и выводов, сделанных учащимися с помощью и под руководством учителя. Для того что- бы изучение музыкальной грамоты не принимало формального характера, не сводилось к изучению начатков нотной грамоты, правил и положений теории, вне связи с живой музыкой, предлагалось рассматривать все изучаемые вопросы по возможности в их выразительном значении.
Наряду с освоением вербальных характеристик содержания и образного строя песен, учащиеся знакомились со средствами музыкальной выразительности и с их отображением в нотной записи. Освоение элементов музыкального языка детьми начиналось, как правило, с освоения неспецифических средств музыкальной выразительности (быстро—медленно, тихо—громко, высоко—низко и др.). По мере накопления слухового опыта дети все более дифференцированно осваивали специфические средства музыкальной выразительности — систему звуковысотности и систему метроритма. В этом направлении было наработано много разнообразных методов и приемов (особенно применительно к начальному этапу обучения), направленных на развитие звуковысотного слуха, понимание соотношения коротких и долгих звуков, обучение пению но нотам, ознакомление с ладом и др. Среди них наиболее популярными были «звуковая лесенка», болгарская «столбица», метод
_____________
Название этого раздела в разные годы претерпевало изменения: «Музыкальная грамота (знания и навыки; пение по нотам)», «Развитие музыкального слуха на основе пения и слушания музыки», «Развитие слуха и музыкальная грамота», «Пение по нотам», «Музыкальная грамотность», «Музыкальная грамота (общие Навыки, нотная запись и пение по нотам)», «Музыкальная грамота и пение по нотам».
относительной сольмизации, «хоровое сольфеджио», чтение ритма по рисункам (фигуркам) и графической записи. Результатом всей этой работы должно было стать применение знаний на практике — более глубокое восприятие музыки, использование нотном записи при разучивании песен.
Достигался ли этот результат? Что понималось и понимается под глубиной восприятия музыки? Распознавание отдельных средств выразительности, несомненно, привлекает внимание учащихся к звуковой ткани музыкального произведения, однако не обеспечивает его целостного, эмоционально-образного постижения. Музыка в ее жизненных связях и отношениях, замысел автора, его чувства и мысли остаются вне поля подобного элементарного анализа.
Д. Б. Кабалевский отмечал решительное преобладание в разделе «Музыкальная грамота», как и в разделе «Хоровое пение», узкотеоретических, технических проблем над музыкально-содержательными, эстетическими. «В центре методических учебных пособий, — писал он, — ставились «знания», «умения», «навыки». Многочисленные упражнения и распевания, лишенные какой-либо художественной ценности, занимали на уроке далеко не последнее место. Музыка как живое искусство «убивалась» многими способами. Вспомним систему музыкально-ритмического воспитания, построенную на карточках с различными «ритмическими схемами» и их слоговыми обозначениями: дон, дили, дили-дон (или: та, тити, тити-та). Даже паузе — знаку и символу полной тишины дано в этой схеме звуковое обозначение: па! Как тут не вспомнить слова Б. В. Асафьева: «...факт ощущения ритма без музыки столь же педагогически вреден, как и обратное явление» [8, с. 23].
В этой связи показательно наблюдение Л. А. Мазеля об особенностях раскрытия теоретических знаний в работе самого Д. Б. Кабалевского с детьми. Выдающийся музыковед восхищался «высоким уровнем популяризации теоретических знаний», «мастерство простого изложения сложных вещей». Приведем лишь небольшой пример из воспоминаний Л. А. Мазеля: «Выразительность «Вальса-фантазии» Глинки во многом определяется трехтактным строением фраз. Поэтому для более глубокого восприятия образа, казалось бы, надо объяснить эту особенность. Но ведь это специальный вопрос: «что такое «квадратность» и почему она господствует в маршах и танцах... и что отступление от нее как бы распространяет плавную вальсовую трехдольность на более крупные метрические единицы...». По оценке музыковеда, Д. Б. Кабалевский нашел ход далекий от теоретизации, и выбрал то, что непосредственно слышно и вместе с тем существенно для выразительности музыки — связал трехтактное строение фраз с лирической взволнованностью мелодии, фразы которой словно набегают одна на другую. «Кратко,
просто, убедительно. Ничего абстрактного», — заключает Л. А. МазеЛЬ [11, с. 316—317].
«Теория теории рознь», — писал Б. В. Асафьев. Он считал, что и общеобразовательной школе можно и необходимо «дойти до восприятия фуги и симфоний, не зная интервалов, гамм, правил I олосоведения и всей терминологии», поскольку в данном случае речь идет не об обучении полифонии, композиции или музыковедческом исследовании фуги, а о «восприятии фуги как эстетического объекта и как творческого явления» [2, с. 88].
Все теоретические сведения, знания о музыке, особенности музыкальной речи станут доступными и необходимыми детям только когда, когда включены в живой процесс наблюдения музыки: ее восприятия, исполнения, анализа, — а не даны в виде понятий, терминов с точными формулировками. Качество понимания ребенком музыкального образа обогащается за счет реализации интонационного подхода, при котором через интонацию (интегрирующую в себе так или иначе все средства выразительности), открывается путь постижения музыки в широком жизненном контексте.
Проблема целостности урока, необходимость единства разных видов деятельности в массовом музыкальном воспитании осознавалась ведущими педагогами-музыкантами. Практически все программы по музыке призывали к целостности урока. Так, в объяснительной записке к программе по музыке 1981 г. сказано, что на уроке должна быть осуществлена взаимосвязь между пением, слушанием и музыкально-теоретическими занятиями. Урок пения должен быть по возможности целостным, а не раздробленным на несколько частей. Однако на практике учителю было трудно добиться желаемых результатов, так как, не взирая на декларации о необходимости целостности педагогического процесса, и программы, и методические пособия, и учебные материалы составлялись согласно трем разделам урока.
- Глава 1. Музыкальное образование в школе: исторический аспект, современное состояние и перспективы развития
- § 1. Музыкальное искусство как учебный предмет
- § 2. Становление урока музыки как урока искусства в исторической ретроспективе
- § 3. Музыкальное искусство как неотъемлемая сфера жизнедеятельности детей в начальной школе
- Глава 2. Сущность методики музыкального образования
- § 1. Место и роль методики в системе музыкального образования
- § 2. Методика как наука на современном этапе музыкального образования
- Глава 3. Методы музыкального образования
- § 1. Метод и его связь с содержанием образования
- § 2. Методы музыкального образования в исторической ретроспективе
- § 3. Методическое творчество на современном этапе
- Глава 4. Новые музыкальные технологии
- § 1. Преподавание музыки на принципах развивающего обучения
- § 2. Метод моделирования художественно- творческого процесса
- § 3. Развитие музыкального восприятия младших школьников Восприятие как деятельность
- Литература
- § 4. Метод интонационно-стилевого постижения музыки
- § 5. О специфике профессии «учитель музыки общеобразовательной школы»
- § 6. Метод содержательного анализа инструментальных произведений
- § 7. Практические «алгоритмы» содержательного анализа
- Литература
- § 8. Творчество учителя и учащихся на уроке музыки как педагогическая проблема
- Диагностика развития музыкальной культуры школьников